Архипенко, Александр Порфирьевич

Delice Bette | 14 августа, 2022

Суммури

Александр Порфирович Архипенко был американским скульптором украинского происхождения, родился в Киеве 30 мая 1887 года и умер в Нью-Йорке 25 февраля 1964 года.

Сын инженера, Александр Архипенко также изучал математику. Художник был очарован связью между искусством и наукой. Он обучался живописи и скульптуре в Киеве и Москве с 1902 по 1906 год. В этот период он увлекся византийскими иконами, фресками и мозаиками в Киеве. После пребывания в Москве, в 1908 году он переехал в Париж, где вступил в контакт с авангардными движениями, в частности, с группой кубистов. Он поселился в Ла Руш, 2, пассаж де Данциг, бывшем винном павильоне Всемирной выставки 1889 года, переоборудованном под мастерские художников. Он работал один, предпочитая ходить в Лувр для изучения архаической греческой скульптуры, а не в Beaux-Arts, где он презирал академическое преподавание. Художник уже упрекал своих преподавателей в Киевском художественном училище, которые в итоге отчислили его. Находясь под влиянием Родена до представления своих работ в Москве в 1906 году, в возрасте 24 лет он заявил о себе как об одном из лидеров авангардной скульптуры в Париже.

В 1910 году он участвовал в Салоне независимых художников в Париже. В пятницу 21 апреля 1911 года на 27-м Салоне независимых художников работы Альбера Глейзеса, Жана Мецингера, Робера Делоне, Анри Ле Фоконье, Андре Льоте, Жозефа Ксаки и Архипенко стали предметом яростной критики, достойной той, которую вызвала выставка фове. Считающиеся «мастер-кубами», даже Гийом Аполлинер был смущен этой выставкой. Их упрекали в отклонении от кубизма, его карикатурности и даже антиакадемизме. Отсутствие Пикассо и Брака (которые выставлялись исключительно в галерее Даниэля-Генриха Канвейлера) на этой выставке вызывало сожаление.

Его первая персональная выставка состоялась в Германии в музее Фолькванг Хаген в 1912 году. В том же году он открыл художественную школу в Париже и вступил в «Секцию д»Ор», создав свои первые рельефные картины — скульптурные. В октябре 1912 года в Галерее де ла Боэти была организована первая выставка группы Section d»Or, в которой участвовали Леже, Глейзес, Метцингер, Грис, Марсель Дюшан, Раймон Дюшан-Вийон, Жак Вийон, Льот, Ла Френе, Маркуссис и Архипенко. Тридцать один художник с двумя сотнями картин без присутствия Пикассо. Эта выставка носит дидактический характер: кубизм вступил в теоретическую фазу через четыре года после своего рождения. Выставка группы Section d»Or вызвала резкую критику этих революционных работ: Аполлинер защищал их в своих колонках в L»Intransigeant или в предисловиях к каталогам.

В 1913 году четыре его работы были показаны на выставке Armory Show в Нью-Йорке. Он сделал свои первые гравюры, которые были воспроизведены в итальянском футуристическом издании Lacerba в 1914 году. Он участвовал в Салоне независимых художников в 1914 году и Венецианской биеннале в 1920 году. В военные годы художник жил в Симьезе под Ниццей. С 1919 по 1921 год он ездил в Женеву, Цюрих, Париж, Лондон, Брюссель, Афины и другие европейские города, чтобы выставить свои работы. Его первая персональная выставка в США состоялась в 1921 году в Нью-Йорке в Société Anonyme. В 1923 году он уехал из Берлина в США, где в течение нескольких лет открыл несколько художественных школ в Нью-Йорке, Вудстоке, Лос-Анджелесе и Чикаго. В течение следующих тридцати лет он преподавал в Соединенных Штатах в художественных школах и университетах, даже в недолго просуществовавшем «Новом Баухаусе». В 1928 году он стал американским гражданином.

В 1933 году он выставлялся в Украинском павильоне в Чикаго в рамках Всемирной выставки «Век прогресса». С 1937 по 1939 год он был помощником преподавателя в Школе промышленного искусства «Новый Баухаус» в Чикаго. Большинство работ художника в немецких музеях были конфискованы нацистами с целью очищения от дегенеративного искусства. В 1947 году он создал скульптуры, которые освещались изнутри. Он сопровождал гастрольную выставку своих работ по Германии в 1955 и 1956 годах. Он начал писать свою книгу «Архипенко: 50 лет творчества 1908-1958», которая была опубликована в 1960 году. Книга содержит материалы пятидесяти искусствоведов и тексты Архипенко о художественном творчестве. В 1962 году он был избран членом Американской академии искусств и литературы.

Для Архипенко «трудно классифицировать творчество художника по периодам». Он добавляет: «Я никогда не принадлежал к школам: меня исключали из школ. Я проводил исследования, изобретал и экспериментировал, потом мне подражали… Для каждого художника искусство — это творческий восходящий поток к индивидуальному открытию истины в формах природы, а периоды — это лишь коробки в умах критиков.

Проблема, поднимаемая скульптурой, по Архипенко, — это объем и связь масс друг с другом. В этом он даже более экстремален, чем современные скульпторы, такие как Бранкузи или Дюшан-Вийон, которые, как и он, являются членами группы «Золотое сечение». Его главная проблема — пустота, которая обладает силой отсутствующего объекта и тем самым создает объем. Упрощение и очевидность объемов при сохранении фигуративного аспекта — вот принципы его скульптуры. Его искусство, характеризующееся большой математической строгостью, оставляет преобладающее место женскому телу. Он любит вспоминать о вездесущности каменных идолов древних славян в своем детстве.

Пикассо разработал первые правила этой скульптурной грамматики: полихромия, интеграция самых разнообразных материалов, ритмичное использование плоскостей и появление открытых форм. Как и живопись, скульптура кубистов в основном связана с отношениями между объектами и пространством, с объемами и пустотами, которые их разделяют или в которые они вставляются. Влияние итальянского футуризма, особенно через Боччони, с которым Архипенко познакомился в 1912 году, привело к формированию динамичных форм. Архипенко особенно исследовал диалектику вогнутых и выпуклых форм.

Он разработал личный стиль со стереометрически упрощенными массами тела, пространственно выпрямленными фигурами, скошенными формами, острыми углами, кристаллическими изломами из формального инвентаря кубизма, а также вдохновлялся маньеризмом.

За исключением Боччони, ни один скульптор не ставил анализ пространства, центральную проблему этого десятилетия, как абсолют. Ни один художник не продвигал взаимодействие между объемом и пустотой таким личным способом к экспрессивным и лирическим, динамичным и статным областям. Он достиг союза между формальной строгостью и игривой привлекательностью. Он объединил в одной форме четыре неуловимых элемента: пространство, прозрачность, свет и отражение, в результате чего получилась современная скульптура вогнутой формы.

Торс» (1909) — его первая скульптура с тенденциями кубизма. Она показывает, как он расчленяет объемы и перфорирует их, чтобы заставить пространство проникнуть внутрь.

В 1909 и следующем году он еще ничего не знал о кубизме и был вдохновлен сложенными скульптурами Барлаха или Кельвица (Женщина с кошкой в 1910 году или Женщина с кошкой в 1911 году). В 1911-12 годах они раскрываются, и в его раздутых бедрах и руках чувствуется влияние кубизма или, наоборот, этицизма («Женщина, идущая», 1912 год). Начиная с 1911 года, он активно участвовал в движении кубистов. Пластические проблемы, которые решала его скульптура в то время, были решительно новыми: полные объемы, отношения между пустотами и полными объемами в пустоте. Он хотел символизировать «отсутствующую реальность». В картине «Женщина на марше» (Femme qui marche) в 1912 году он впервые пощадил голову в негативе. В 1912 году он определил свою любимую тему: взаимопроникновение тела и пространства, развитие вогнутых и выпуклых кривых таким образом, чтобы скульптурная форма стала в некотором роде воспринимаемой через свою матрицу. Он разрабатывает собственную теорию взаимодополняющих форм: каждая пустота порождает свою воображаемую антитезу.

В работе «Медрано», созданной в 1912 году, он создал свой первый ассамбляж из различных окрашенных материалов (стекла, дерева и металла). В постоянном художественном поиске он разработал новые методы творчества и создал взаимодействие между живописью и скульптурой. В работе Medrano I Le Jongleur в 1912 году он использовал дерево, стекло и металлическую проволоку. Medrano — это шарнирные куклы, напоминающие деревянных арлекинов, выполненные из стекла, металлической фольги, проволоки, цилиндрических конусов и дисков, покрытых полихромной краской. Этим освобождением формы Архипенко порвал с традиционной скульптурой и утвердился в качестве одного из мастеров авангарда. Он возродил жанр, которым западная скульптура пренебрегала с XVII века, — полихромию.

Его скульптурно-живописные работы, созданные в 1912 году, представляют собой раскрашенные гипсовые рельефы. Между живописью и скульптурой он изучал взаимные отношения между формой и цветом, когда одно подчеркивает или уменьшает другое. Эти два искусства объединяются или противопоставляются на визуальном и духовном уровне, в зависимости от цели.

С 1913 по 1916 год форма доминировала над реальностью. В «Танце» в 1912 году он определил восходящее внутреннее пространство, пронизанное легкостью, через арабеску, образованную парой. Он организовал эту скульптуру вокруг пустоты. В этой работе, посвященной пустоте и полноте, он старался не завершать тела, конечности которых он останавливал, когда пластика приказывала ему это сделать, вводя пустоту в качестве заинтересованной стороны, как в «Женщине в 1915 году», голова которой нарисована вокруг щели.

В 1913 году он создал скульптуру из проволоки, которую Аполлинер назвал «en baleine de parapluie». Позже его отношение к кубизму повернется в сторону конструктивизма.

С картиной La Boxe в 1913 году художник попытался перевести жестокую энергию спорта в абстрактные формы. Боксеры превращаются в резкие фигуры, сцепляющиеся друг с другом и яростно сталкивающиеся, мышцы заменяются ритмичной энергией.

Tête constructiviste (1913) состоит из сборки плоскостей. Гондольер» (1914) состоит из слегка смещенных секций, чтобы создать ощущение движения в футуристической перспективе. В «Натюрморте» (1915) этот новатор также дает одну из своих редких рельефных картин.

Приехав в США в начале 1920-х годов, он перенял традицию: преобладает плавность, безупречность и расслабленность. В работе «Женщина» (1920) он сразу же вернулся к скульптуре, представив высокую металлическую фигуру на окрашенной панели. Он стал традиционным.

С 1924 по 1928 год он разрабатывал «Архипентуру».  Архипеинтура 1924 года — это холсты, приводимые в движение хитро спрятанными моторами: электрический механизм в основании устройства приводит в движение центральную раму, и тысячи нарисованных фрагментов последовательно появляются на поверхности, образуя законченную картину. Это изобретение было реализовано в Нью-Йорке. Его исследования всегда были направлены на визуальное оживление его работ, либо путем пробивания их в массе, чтобы пространство проникало в них, либо с помощью таких материалов, как стекло, дерево или металл, и даже для его скульптурных картин путем добавления цвета.

En Famille (1935) — это концентрированная работа, созданная под влиянием конструктивизма.

В двух измерениях также есть исключительные работы, такие как эта женская фигура в гуаши, чьи чередующиеся коричневые и белые массы создают рельеф тела (Лунный свет в 1937 году).

В 1940-х и 50-х годах он продолжил свои художественные изыскания, используя материалы и техники. Например, для фигуры Ассиза он использовал вырезанный и освещенный пластик. Свои первоначальные формы, большинство из которых исчезли, он воплотил в гигантских форматах («Фигуры из асьера» в 1951 году, «Клеопатр» в 1957 году). В 1950-х годах он понял, что на какое-то время ошибся в своей ориентации, и занялся пастишем своих начинаний или их реконструкцией, поскольку многие из его работ не пережили Первую мировую войну.

С конца 1950-х годов он вернулся к своему кубо-конструктивистскому стилю, с высоко геометрическими фигурами, сохраняющими значительные пустоты, и чаще всего симметричными (Кимоно в 1961 году или Рой Саломон в 1963 году).

Внешние ссылки

Источники

  1. Alexander Archipenko
  2. Архипенко, Александр Порфирьевич
  3. ^ «Alexander Archipenko». Retrieved 27 July 2022.
  4. ^ Donald H. Karshan, Archipenko, Content and Continuity 1908–1963, Kovlan Gallery, Chicago, 1968. p. 40.
  5. ^ Halich, W. (1937) Ukrainians in the United States, Chicago ISBN 0-405-00552-0
  6. ^ «Deceased Members». American Academy of Arts and Letters. Archived from the original on 26 July 2011. Retrieved July 30, 2011.
  7. ^ File:Womans Head Picasso.jpg Picasso, Woman»s Head, modeled on Fernande Olivier
  8. https://www.collectienederland.nl/dimcon/defundatie/1998
  9. a b Integrált katalógustár. (Hozzáférés: 2014. április 26.)
  10. a b SNAC (angol nyelven). (Hozzáférés: 2017. október 9.)
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.